La intención de acercarse al “continente Picasso” “fuera del marco” implica, en primer lugar, cuestionar las relaciones que mantiene su obra artística con otras artes (artes visuales, música), y esto implica considerar también la creación literaria de Picasso. Se trata también de arrojar luz sobre las relaciones entre su obra y la larga historia de la tradición, de la que son posibles varias lecturas, no excluyentes: el deseo de compararse con otros «monstruos» de la historia del arte, el deseo de registrarse en una cultura, en una identidad (hispana o francesa), o incluso contribuir a darle forma a esa identidad y a su imaginario. La relación con su trayectoria vital también se desvía de la linealidad esperada en favor de la metamorfosis, que se vincula a la obsesión por la acumulación y el archivo. Por último, se trata de comprender la reflexión de Picasso sobre los límites del arte (fotografía, dibujo infantil, etc.) y sobre los procesos de institucionalización de la obra de arte (marco, exposición, museo). Finalmente, el foco en el “fuera del marco” conduce a los autores a interrogarse sobre las apropiaciones y cuestionamientos que la obra de Picasso ha generado hasta hoy, particularmente en el campo artístico.
Maria Dolores Cabrero Rodríguez-Jalón.
Francisco A. González Redondo.
Jose Cabrero Cabrera.
El diario de guerra del estudiante universitario y futuro representante de la arquitectura moderna, Francisco Cabrero Torres-Quevedo (1912-2005), recupera el cruento y cotidiano testimonio de la Guerra Civil española con una mirada única que combina texto e imagen. Su diario inalterado se acompaña de dibujos, caricaturas y acuarelas con celajes expresivos que parecen acercarse a la pintura metafísica de Giorgio de Chirico, a quien admiraba. Este estudiante de arquitectura, hijo del pintor simbolista José Cabrero y Mons y sobrino del inventor Leonardo Torres-Quevedo, tuvo que interrumpir su carrera a los veintitrés años al ser requerido como soldado.
Sus aspiraciones personales, académicas y profesionales, como las de otros jóvenes de su generación, dieron un giro inesperado. Entre 1936 y 1939 relató su día a día en los dos frentes, en el batallón de trabajos forzados llamado Brigada Disciplinaria, y su huida hasta una cueva, en la que se escondió. Desde el doloroso mundo sensible hacia el luminoso mundo inteligible, el diario revela que el mínimo esencial, una metodología ordenada, la escritura y la expresión artística fueron determinantes en su vida y en su arquitectura. Su lectura ofrece nuevas claves para completar fragmentos de la historia y pone en perspectiva la historia de la juventud universitaria como un valioso registro de la memoria colectiva que es preciso conocer.
Dante Gabriel Rossetti: Beata Beatrix, ca 1864-70. Óleo sobre lienzo, 86,4 x 66 cm Tate Britain, London.
La influencia del Trecento y Quattrocento en la estética prerrafaelista y simbolista del siglo XIX recuperó una línea y unos ideales artísticos que intervinieron decisivamente en las nuevas formulaciones estéticas del arte moderno. Su proyección traspasó el siglo XIX para continuar en la pintura metafísica italiana, alcanzando a otras disciplinas artísticas como la arquitectura moderna.
Los prerrafaelitas y los simbolistas se consagran al arte con total devoción y aspiran al ideal de belleza, una belleza atemporal pero trascendente; de hecho, en esa trascendencia se halla el verdadero sentido de su arte. Dante y el roman courtois, Shakespeare o las leyendas nacionales, y poetas contemporáneos como Tennyson alimentan ese imaginario.
La fascinación por Dante y la influencia notable de los primitivos italianos como Giotto, Fra Angelico, Benozzo Gozzoli o Ghirlandaio es más que evidente en los artistas prerrafaelistas ingleses como John Everett Millais, William Holman Hunt, Dante Gabriel Rossetti, William Morris y Edward Burne-Jones o en los simbolistas franceses como Puvis de Chavannes, Gustave Moureau o Auguste Rodin. Esta admiración se convierte en sí misma en una fuente de inspiración y de creación no solamente para artistas plásticos, también para escritores y poetas. Los prerrafaelistas admiran profundamente la poesía y especialmente a Dante. Por su parte, los escritores franceses como Joris Karl Huysmans, Mallarmé, Baudelaire o Verlaine también recuperan a través de su expresión literaria, una sensibilidad hacia los artistas del Trecento y del Quattrocento. Mientras, los pintores del siglo XIX viajan a Florencia y admirados, deciden buscar más allá, quieren pintar ideas, pintar en sí.
La crítica bautiza a este grupo de artistas y escritores con el nombre de simbolistas por establecer un vínculo entre la realidad sensible y el concepto evocado, diferenciándolos así de los realistas, naturalistas o impresionistas.
Fra Filippo Lippi /1406-1469) Madonna with Child and two Angels, ca. 1465. Tempera on panel, 63,5 x 95 cm Uffizi Gallery Museum, Florence.
Jean Delville (1867-1953). Woman’s head, 1897. “Bleuine” and lead pencil. Private collection.
Edward Burne-Jones (1833-1898) Flamma Vestalis, ca. 1884 Óleo sobre lienzo, 68 x 46,4 cm, Inv. 1943.190 Harvard Art Museums, Boston.
Esa nueva conciencia estética que les une surge por la intuición de un vacío metafísico, por la idea de que la realidad sensible resulta insuficiente para expresar la verdadera realidad del mundo. Por eso, artistas y escritores deciden buscar más allá del mundo sensible y para ello, no solamente recuperan las técnicas del Trecento y Quattrocento —la pintura al fresco, los cielos eternos, los perfiles sintéticos y puros—, sino sus ideales. Comprenden que la inspiración no surge en yermos espirituales y que el arte debe ser renuncia de vanidades así que, se alejan de la trampa de la bohemia y de las tentativas comerciales de los marchantes.
Giotto di Bondone (1267-1337) Presentazione di Maria al Tempio, 1306. Fresco, 200 x 185 cm Capella Scrovegni , Padua, Italy.
Pierre Puvis de Chavannes, (1824-1898) La rencontre de Sainte Geneviève et de Saint Germain l’Auxerre, 1878. Fresco Panthéon, Paris, France.
Piero del Pollaiuolo (ca. 1441-1485). Portrait of a Woman, ca. 1480. Tempera on wood, 48,9 x 35,2 cm, Inv. 50.135.3 The Metropolitan Museum of New York.
Alesso Baldovinetti, about 1426 – 1499 Portrait of a Lady about 1465 Tempera and oil on wood, 62.9 x 40.6 cm Bought, 1866 NG758 The National Gallery, London.
José Cabrero y Mons (1871-1954) Retrato de Anita. Pastel sobre lienzo, 62,9 x 40,6 cm, ca. 1910. Colección particular.
En medio de toda esa experimentación técnica y conceptual de fin de siglo, muchos jóvenes artistas y escritores se reúnen en torno a la figura de un personaje extravagante y enigmático, Joséphin Péladan, que ha creado la Orden de la Rose Croix estética y unos salones artísticos, con el mismo nombre, que se ponen de moda en París. En ellos participan músicos, poetas, pintores o escultores: Erik Satié, Arnold Böcklin, Gaetano Previati, Georges Minne… Con unas exigencias muy precisas acerca del tipo de arte que la Orden admite en sus Salones, los temas abordarán como ya hicieron en parte los prerrafaelistas: las leyendas artúricas, la poesía de Edgar Allan Poe y Charles Baudelaire y la música de Wagner. Sin embargo serán Dante Alighieri y Leonardo da Vinci los dos modelos de mayor inspiración.
Giotto di Bondone (1267-1337). Dante Alighieri (detalle), ca. 1335 Fresco Podestà Chapel, Palazzo del Bargello, Florence.
Henry de Groux (1867–1930), Dante aux enfers, 1899. Pastel, 75 x 52.5 cm. Colección privada.
Sin embargo, para comprender esta sensibilidad estética compartida por los artistas prerrafaelistas y simbolistas es preciso tener en cuenta el pensamiento que la gobierna. De Maurice Maeterlinck aprenden que la humildad es un tesoro y de Thomas Carlyle, que el silencio es una virtud. Coinciden en ciertos postulados con el esteticismo y con la idea de que es necesario aislarse de la sociedad y de la industrialización. Por eso, aparecen teorías como la del trascendentalismo de Ralph Waldo Emerson, que tanto impacto y tanto conflicto originó en la universidad de Harvard. Esta teoría escondía una crítica hacia la deshumanización y hacia la hegemonía de la economía y de la industria, culpables del distanciamiento del hombre con la naturaleza y lo espiritual. En ella habían intervenido las ideas de John Ruskin, quien estimaba que el hombre debía recuperar el vínculo con la naturaleza.
Arnold Böcklin (1827-1901). Isle of the Dead (Die Toteninsel V), 1886. Oil on board, 80,7 x 150 cm. Museum der bildenden Künste, Leipzig.
Albert Trachsel (1863-1929). Aquarelle sobre papel blanco, 290 x 425 mm, 1912, Inv. 1977-0052 Cabinet d’arts graphiques des Musées d’art et d’histoire, Geneva.
Entrado el siglo XX y con él las vanguardias, un joven italiano, Giorgio de Chirico, llega a París en 1911 y se encuentra con la corriente del simbolismo. El enigma de Arnold Böcklin le interesa y decide iniciar un novedoso camino en el que sus arquitecturas se proyectan en dimensiones desconcertantes. Su visión y técnica impresionan a pintores y a escritores, pero también a arquitectos como a Massimiliano Fuksas, Paolo Portoghesi o Francisco Cabrero, entre otros. Giorgio de Chirico y su coetáneo Carlo Carrá, arquetipos del misterio, sugirieron a estos arquitectos nuevas invenciones basadas en la propia antítesis del equilibrio o según el aspecto metafísico edificatorio. La estética de lo clásico-sublime junto a una revisión del Trecento y Quattrocento se expresaron formal y funcionalmente en un sentir espiritual y trascendente del espacio.
Giotto di Bondone (1267-1337) Legend of St. francis: 1. Hommage of a Simple Man, 1300 Fresco, 270 x 230 cm Uppercut Church, San Francesco, Assisi.
Giorgio de Chirico (1888-1978) The Delights of the Poet, 1913. Oil on canvas (relined, new stretcher) 69.5 x 86.3 cm Private collection.
Giorgio de Chirico Piazza d’Italia, 1951 Oil on canvas, 43.5 x 56.5 cm Salamon Gallery, Milán.
Francisco Cabrero Torres-Quevedo (1912-2005) Escalera, 1940. Óleo sobre lienzi, 45 x 57 cm Colección particular.
Estos parámetros estéticos se oponen a la concepción puramente materialista y utilitarista del arte. Aunque coinciden temporalmente, los artistas que defienden esta última, reclaman la fuerza arrolladora de su libertad absoluta y la trasgresión de las normas. También se centran en el individuo como único creador y generador de su obra. Estas ideas se han asentado en la configuración actual del arte por esa razón, mi intención es reconstruir la línea de continuidad entre el Trecento y el Quattrocento que se proyecta en el arte moderno; profundizar en la configuración del arte cuyo fin es la búsqueda de esa belleza metafísica que se refleja como un misterio entre la sombra y el silencio, entre real y lo eterno.
Domenico Ghirlandaio, (1448-1494) La visitazione 1486-1490. Fresco, 450 cm. Capella Tornabuoni, Santa María de Novella, Firenze, Italia.
Edward Burne-Jones (1833-1898) The Prioress’s Tale, 1865-1898. Gouache on paper on linen support, 104 x 63 cm. Delaware Art Museum, Washington.
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Cookies estrictamente necesarias
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.